Actividad

Actividad

ENTRADA GRATUITA + APORTACIÓN SOLIDARIA PARA LA RED DE APOYO MUTUO DE MÓSTOLES 
Reserva tu entrada para el 19 de septiembre (ENTRADAS AGOTADAS) 
Reserva tu entrada para el 26 de septiembre (ENTRADAS AGOTADAS) 

Vuelve Autoplacer con dos fechas de conciertos en la terraza del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo con una edición muy especial adaptada a la nueva normalidad.

Esta edición se adaptará a las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias para el desarrollo de actuaciones musicales en directo. Para ello, el Festival pasará a celebrarse en el espacio abierto de la terraza, decorada con una intervención de las diseñadoras Prieto & Cuervo, donde un aforo reducido podrá disfrutar de los conciertos manteniendo la distancia de seguridad.

Para garantizar la distancia social, la afluencia del público se gestionará a través de reservas en los formularios alojados en nuestra web. Las personas interesadas podrán escoger un solo día para asistir hasta completar ambos aforos.

Además, esta edición de Autoplacer cuenta con una colaboración muy importante: la Red de Apoyo Mutuo de Móstoles, una organización vecinal e independiente, que trabaja desde la autogestión y la ayuda mutua entre iguales, y que cuenta con una despensa solidaria. El CA2M y la organización del festival instan a todos los asistentes a los conciertos, así como a los grupos y colaboradores participantes, a realizar una aportación con la recogida de alimentos y artículos de primera necesidad que se organizará los dos días del Festival en la entrada del Centro de Arte Dos de Mayo.

CON LOS CONCIERTOS DE:

SÁBADO 19
AJUAR | REBE | MORREO | PANTOCRÁTOR

SÁBADO 26
TZETZE | POLSEGUERA | SOMOS LA HERENCIA | TOYS SARASAS

CON LAS COLABORACIONES DE:

PRIETO & CUERVO (Set Design)
RED DE APOYO MUTUO DE MÓSTOLES

+ CONCURSO DE MAQUETAS AUTOPLACER 2020
+ “AUTOPLACER/CONJETURAR” (Grupo de trabajo)

CONCIERTOS

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Apertura de inscripciones: viernes 4 de septiembre

AJUAR. Proyecto de recuperación y reinterpretación de la jota leonesa y extremeña desde una perspectiva feminista. Ajuar son Ana, Corazón, una pandereta y un mortero.

Imagen eliminada.

REBE. Entrar en el universo de rebe no es solo entrar en su pop de habitación líquido y evanescente, analógico y de juguete, sensual y extra suave. Es también entrar en su estética vintage turbadora, en sus letras y su forma abreviada de escribir, en sus vídeos inexplicables. Todo ello hace que sea difícil hablar de rebe utilizando solo sus canciones.

Imagen eliminada.

MORREO. Son Germán y Joseca, un dúo pop con raíces andaluzas afincado en Madrid. Tras el lanzamiento de su primer sencillo “Cluedo”, hace un año, están listos para presentar nuevas melodías con guitarra y juegos de voces, que bien podrían recordar a los mismísimos Brincos.

Imagen eliminada.

PANTOCRATOR. Grupo de Barcelona liderado por Marta Delmont y Marina Correa y su pésima gestión emocional, con Xiri Romaní a la batería y Rober Busquets a la guitarra, con un directo que dispara powerpop y garage con toques en plan realismo garrulo. Igual tú no sabes que perteneces al ministerio de las básicas, pero ellas sí.

Imagen eliminada.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Apertura de inscripciones: viernes 11 de septiembre

TZETZE. Con una treintena de conciertos a sus espaldas Claire y Raúl conforman un dúo nada aséptico que se enfoca primordialmente en la exploración de ritmos a base de repeticiones al igual que en el desorden compositivo y estilístico. Con ellos no se puede hablar de ejercicios de estilo o de volcarse en un género en particular.

Imagen eliminada.

POLSEGUERA. Toda la obra de Tomeu Mulet alma mater de Polseguera tiene como denominador común la pérdida, que hace que la realidad que creíamos asentada huya de cualquier tipo de control. Su disco “Vida Grisa” es una naturaleza muerta creada a partir de una llaga emocional, la evocación de unos recuerdos que son bellos per se pero que ya no respiran: la juventud que queda atrás y abre paso a una rutina vacía de emociones, consiguiendo así un resultado frío pero que irradia humanidad.

Imagen eliminada.

SOMOS LA HERENCIA. Los madrileños Somos la Herencia, uno de los secretos a voces mejor guardados del underground estatal, debutan con “Dolo”, un devocionario sonoro que está llamado a ser la BSO de una época. Con un sonido a medio camino entre la urgencia del post-punk, la electrónica contemporánea más experimental y la dark-wave más atmosférica se acercan a un marco tan minimalista desde el diseño sonoro como maximalista desde la abrasión punk.

Imagen eliminada.

TOYS SARASAS. Tras una primera época más o menos por el año 2000, Toys Sarasas retoman su actividad en 2009, después de asistir a una actuación de Sandra Montiel en Torremolinos. Sus influencias son las mejores travestis de Benidorm y Torremolinos y el más execrable crust, hardcore, gótico y metal extreme. Desde Disrupt pasando por Rocío Jurado, Cheb Bello, Napalm Death y los dos primeros de la Niña Pastori.

Imagen eliminada.

RED DE APOYO MUTUO MÓSTOLES

Imagen eliminada.

La Red de Apoyo Mutuo de Móstoles es una red de solidaridad vecinal que se crea con el objetivo de construir barrios solidarios que pongan la mirada en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales básicos. La RAM no se limita a paliar de manera coyuntural los efectos de la crisis, sino que busca constituirse como una estructura permanente. Surge con vocación solidaria de apoyo mutuo con nuestras vecinas y nuestros vecinos que tengan tanto necesidades materiales (alimentación, suministros, vivienda…) como inmateriales (educación, sanidad, servicios sociales, acompañamiento...).

Con la colaboración de:

Imagen eliminada.

Todas las actividades del CA2M son gratuitas.

 

Tipo de actividad
Fechas
Sábados 19 y 26 de septiembre
Temas
Entradilla

Vuelve Autoplacer con dos fechas de conciertos en la terraza del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo con una edición muy especial adaptada a la nueva normalidad. Conciertos de Ajuar, Rebe, Morreo, Pantocrátor, Tzetze, Polseguera, Somos la Herencia, Toys Sarasas

Categoría cabecera
Autoplacer
Festival autoplacer 2020
¿Es un ciclo?
Desactivado

Itinerarios es un espacio en la biblioteca del CA2M que surge de manera orgánica por tal de dar cabida, visibilizar y registrar las bibliografías que se proponen como nuevas rutas para leer y ampliar el catálogo de la biblioteca y que acompañan a las actividades y exposiciones del centro. La publicación, el papel, el documento, nos sirve como una forma de generar ecos y reverberaciones, así como una presencia estable de aquellos procesos que suceden en el centro bajo una temporalidad limitada. Por otro lado, las reseñas que acompañan este espacio quieren ser una invitación a la lectura y al encuentro en la biblioteca.

AQUÍ puedes consultar una selección bibliográfica tanto de las pequeñas editoriales que participaron en las Picnic Sessions 2019, como de algunos artistas invitados que ahora forman parte de nuestro catálogo.

Todas las actividades del CA2M son gratuitas.

Tipo de actividad
Temas
Entradilla

Itinerarios es un espacio en la biblioteca del CA2M que surge de manera orgánica por tal de dar cabida, visibilizar y registrar las bibliografías que se proponen como nuevas rutas para leer y ampliar el catálogo de la biblioteca y que acompañan a las actividades y exposiciones del centro.

Categoría cabecera
Itinerarios
Itinerarios
¿Es un ciclo?
Desactivado

Este programa se desarrolla en paralelo a la muestra Colección XIX: Performance y propone una articulación de presencias a modo de conversación propositiva, de ensayo y estudio. A través de una serie de piezas y encuentros se tratará de convocar texturas, sensibilidades, tonos e intensidades en ese hacerse con otros que ofrece la presencia.

Un programa comisariado por Andrea Rodrigo.
Entre los implicados se encuentran: Anne Juren; Blanca Antonia, Anh Vo y Yaby; Cuqui Jerez; Galerie; María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca; Néstor García Díaz; SERAFINE1369; Twins Experiment.

 

19 de noviembre
Sala de usos infinitos, 18:00
Aforo: 32 personas

CUQUI JEREZ, Unos Pasodobles
Seguido de conversación entre Cuqui Jerez, Óscar Bueno y Andrea Rodrigo.

En esta pieza, Cuqui Jerez recoge una serie de acciones escritas para pasodobles. Está basada en los conceptos del suspense, la contemplación, la especulación y lo efímero. La coreografía se crea en el espacio por el peso, textura, color y forma de los objetos en movimiento: colocándolos, moviéndolos, empujándolos, tirando de ellos, dejándolos caer y elevándolos. Paisajes mínimos en movimiento que proponen al espectador un estado de contemplación donde se ponen en juego la hiperatención, la expectación y el suspense.

Unos Pasodobles forma parte del proceso de investigación de largo recorrido The Dream Project (2013/2016), a raíz del cual aflora en el trabajo de Jerez una fascinación por la materialidad de las cosas: comienza a prestar una especial atención a cómo se comporta la materia cuando es activada por un cuerpo y sus cualidades se ven alteradas: su peso, su textura o su manera de caer y de arrastrarse. A través de piezas como Crocodiles and Alligators (2012), Unos Pasodobles (2013) —que presentamos en este programa—, El lago (2015) y El Fenómeno de las Fuerzas Ficticias (2016), entre otras, su práctica adquiere un carácter más contemplativo, dirigido a la búsqueda de una percepción no conceptualizada, explorando dramaturgias abiertas y considerando cada vez más la dimensión plástica de la experiencia.

En la actualidad, Jerez continúa desarrollando proyectos centrados en los estados de atención que derivan de la observación de acciones y fenómenos cargados de sutilezas.

Cuqui Jerez es artista, coreógrafa y performer. Después de trabajar como bailarina e intérprete con diversos coreógrafos en Europa en los años noventa, comenzó a desarrollar su práctica coreográfica en 2001. Desde entonces ha creado piezas de diferentes naturalezas que se han presentado en numerosos festivales, teatros y museos en Europa, EE. UU. y Latinoamérica. Su principal actividad es la creación pero también participa en varios proyectos de investigación, curatoriales, de docencia y publicaciones.

Ficha

  • Unos Pasodobles (2013)
  • Duración: 45 min
  • Concepto e intérprete: Cuqui Jerez
  • Asistente: Óscar Bueno
  • Pieza coproducida por Theaterfestival SPIELART (Múnich), Kaserne (Basel), Buda Kunstencentrum (Kortrijk), Stromereien 2014 (Zúrich), Movimiento Sur (Chile), Festival of Regions (Austria) y Mercat de les Flors (Barcelona); y con el apoyo de Teatro Pradillo (Madrid), CA2M (Móstoles), Casa de la Cultura de la UAEMÉX en Tlalpan (Ciudad México), Teatro Línea de Sombra (Ciudad de México) y El Graner (Barcelona).

 

/////

26 de noviembre
Varios espacios (Sala de exposiciones y Sala de usos infinitos), 18:00
Aforo: 30 personas
Twins Experiment, Néstor García Díaz, SERAFINE1369

 

TWINS EXPERIMENT, Conversación: habitación o morada 18:00

Ainhoa y Laura desarrollan una práctica física que atraviesa los conceptos de conversación, encuentro y campo de juego para poner sus cuerpos en relación. Esta práctica pone el acento en algo más que la expresión certera de los deseos para que siempre confluyan. Se conforma como una estructura afectiva de apoyo para el cuerpo, los sentidos, las ideas y las necesidades, que ofrece una escucha para llegar a acuerdos, pero también sostener los desacuerdos.

Laura y Ainhoa muestran cómo para ser cómplices tenemos que entrenarnos en la práctica, insistir, formular rituales, tocar, desplazar, usar materiales afectados, situados, posicionados, practicados y vividos.

Conversación: habitación o morada se presentó en octubre de 2016 en los IN_prescindibles de La Poderosa de Barcelona, después ha pasado por el Festival Living Room y el Spring Movement del Center for Performance Research de Nueva York.

En el marco del programa Lo que ya se intuye vuelven sobre materiales de hace cuatro años a una escena entendida como lugar de contacto, como tablero de juego donde las posiciones se negocian en el encuentro. Presentan de nuevo su pieza con un cuerpo que ya no es el mismo, pues ha bebido de su implicación en otras prácticas y procesos, haciendo un ejercicio de confianza entre ellas y en los materiales ya construidos.

Twins Experiment son Ainhoa Hernández Escudero y Laura Ramírez Ashbaugh, un colectivo
coreográfico cuya práctica parte de la amistad para ensayar formatos y estrategias cuidadosas de una horizontalidad deseable, en las que relacionarse e indagar en lo que supone vivir-con-otrxs.

Como dúo artístico profundizan en la práctica de la amistad entendida como compromiso y corresponsabilidad, como estructura de apoyo y cuidado, como confianza y pérdida de control, lo que permite tomar riesgos que quizás en solitario no serían asumibles. Su exploración surge de muchas horas, días y meses de unión entrelazada, de complicidad, escucha, telepatía y negociación. En sus piezas, el juego y las referencias compartidas activan formas de estar y trabajar juntas.

Además de la creación de piezas escénicas, desarrollan laboratorios y un club de lectura, lugares en los que generan condiciones para el hacer colectivo, experimental y horizontal.

Su práctica ha podido verse en diferentes contextos como Center for the Performance of Research (Nueva York); Arqueologías del Futuro (Buenos Aires); Museo del Chopo (Ciudad de México); Zeitraumexit (Mannheim); festival inTACTO (Vitoria); La Poderosa, Antic Teatre y La Caldera (Barcelona); La Casa Encendida, Matadero, Conde Duque, Teatros del Canal y Festival Living Room (Madrid), y CA2M (Móstoles).

 

Créditos

  • Conversación: habitación o morada (2017)
  • Duración: 45 min
  • Concepto e intérpretes: Twins Experiment (Laura Ramírez Ashbaugh y Ainhoa Hernández Escudero)
  • Con el apoyo de: Ayuda para la creación coreográfica de la Comunidad de Madrid (2016), Centro Coreográfico Canal (Madrid), Premio INJUVE a Jóvenes creadores (2016) y Programa PICE AC para la Internacionalización de la Cultura Española (2017)
  • Agradecimientos: Proyecto I+D «Teatralidades expandidas», Eleonora Fabião, María Jerez y Living Room 2017

 

NÉSTOR GARCÍA DÍAZ, Past Continuous Present 19:00

«Escoge seis movimientos y ponlos en el orden correcto». Esta es la idea de composición coreográfica que Merce Cunningham propuso a sus estudiantes en un taller que impartió en el Festival Internacional de Edimburgo en 1979.

Esta premisa, basada en la elección de elementos y la creación de un supuesto orden acertado para ellos, no dista de la idea tradicional asociada al comisariado o a la exposición como dispositivo de exhibición que compone su sentido mediante la disposición física de elementos en el espacio. Es a partir de esta disposición que afloran relaciones, que se contaminan y despiertan nuevas capas semánticas y experienciales.

Past Continuous Present se plantea como una exposición somática, que se vale de un cuerpo como dispositivo de exhibición. Distintas imágenes de archivo se superponen y se transforman en/con este cuerpo mientras una voz elabora un marco especulativo para ellas. En esta ocasión, Néstor García Díaz incorpora materiales de la exposición Colección XIX: performance, fijando así un diálogo con el contexto en el que este programa se presenta.

Esta pieza es también un intento de historizar el cuerpo, de dotarlo de una textura cambiante, densa, en la que la musculatura, los gestos, la voz y los movimientos recogen la carga afectiva de todas aquellas presencias que estas imágenes convocan. Pasado-continuo-presente. De este modo, el cuerpo deviene archivo, compuesto por adherencias, aprendizajes, hábitos, recuerdos, referencias y estímulos que, como en una exposición, adquieren presencia y se ponen en juego con su cadencia y disposición para ofrecer nuevas posibilidades de sentido.

Néstor García Díaz es artista y comisario independiente. Estudió teatro en el Institut del Teatre de Barcelona y coreografía en P.A.R.T.S., en Bruselas. Tras su graduación produjo algunas piezas escénicas que fueron presentadas en festivales internacionales como el Tanz im August (Berlín), el Batârd Festival (Bruselas) o el Zürcher Theater Spektakel (Zúrich), y participó en proyectos de otrxs coreógrafxs como Xavier

Le Roy, Noe Soulier, Michiel Vandevelde o Malika Djardi.

Desde el 2012 su producción se ha centrado en las artes visuales, influido por sus colaboraciones con los artistas Tino Sehgal y Dora García, con quienes ha trabajado en varias exposiciones en contextos como la dOCUMENTA (13) (Kassel), Stedelijk Museum (Ámsterdam), Fondation Beyeler (Basilea) o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), entre otros.

Su práctica gira en torno a dos ejes. Uno orientado al objeto, donde trabaja a partir de conceptos como coreografía social y vitalismo materialista, poniendo el énfasis en los modos en los que la ideología y la cultura material han influenciado nuestras coreografías del día a día, sirviendo como patrones para la organización social. Su otra línea explora una noción expandida de lo curatorial, considerando los cuerpos y la historia oral como posibles plataformas para la exposición y la conservación de obras de arte, y cuestionando el evento expositivo en cuanto a entidad material y atemporal.

En la actualidad, combina su producción artística con trabajos como asesor y comisario del programa de performance Posar el Cos, en el IVAM (Valencia), y la codirección de Pols, un espacio de arte independiente abierto recientemente en Valencia, junto a Carles Angel Sauri y Paula García Masedo.

Créditos

  • Past Continuous Present (2018)
  • Concepto e intérprete: Néstor García Díaz

SERAFINE1369, I Have Become A Prayer 20:00

Esta es una danza remota, una danza de lo remoto. Un deseo de presencia y una aceptación de la ausencia. Un ejercicio cargado de intencionalidad y de estrategias para acoger diferentes formas de presencia y reivindicar así el reconocimiento de otras señales, otros signos, otros modos de comunicación que dan voz a todo aquello y todxs aquellxs que han sido arrojadxs al exilio. I Have Become A Prayer persigue la apertura, también de los cuerpos que presencian este trabajo y a los que se invita a convertirse, ellos mismos, en recipientes. Las cosas no desaparecen realmente jamás. Esta pieza es fantasmal.

I Have Become A Prayer se nutre de experiencias de disociación, también de un trabajo de supervivencia. A través de la práctica de leer las señales corporales, los símbolos que nos llegan desde los sueños, la danza, la poesía y los estados de trance —nuestro potencial oracular—, SERAFINE1369 busca dar con un mecanismo que la sostenga, la retenga, cuando se pierde a sí misma al sumergirse, al enraizarse, en capas de un conocimiento muy profundo, cuando tantas repeticiones acaban por dibujar surcos en su interior. Un mecanismo que informe a quien la contempla de que se ha ido o necesita irse. Una forma de comunicar y forjar una comunión entre lxs presentes.

SERAFINE1369 (antes Last Yearz Interesting Negro) es Jamila Johnson-Small, artista y bailarina radicada en Londres. SERAFINE1369 aborda la danza como una tarea filosófica y un proyecto político que es a su vez una tecnología íntima con ramificaciones psico-espirituales y éticas para estar-en-el-mundo.

Su trabajo parte de la investigación del movimiento y la concepción de la danza como herramienta adivinatoria con la que descodificar mensajes a partir de un cuerpo oracular —a nivel personal/estructural/sintomático/somático/psíquico—, con lo metabólico siempre en mente: el impacto y el intercambio a través del movimiento, dentro del movimiento y como movimiento. Sus representaciones son, al mismo tiempo, escenario, espacio onírico y campo de batalla; descomposiciones, paisajes atmosféricos creados mediante el despliegue en vivo de las tensiones entre elementos generadores de significado.

Su práctica es relacional, acumulativa y a menudo colaborativa. En ella compila y transmite información trabajando en diversas constelaciones, a distintas escalas y con diferentes roles para construir espacios de comunalidad, sintonización y comunicación a través de la danza, la performance, la escucha y la conversación. Espacios susceptibles de contener lo complejo, lo múltiple y lo contradictorio, espacios que se plantean la inevitabilidad del movimiento y la transformación, operando para convertirse en perturbadoras situaciones de no dominación.

Créditos

  • I Have Become A Prayer (2020)
  • Concepto, vídeo y texto: SERAFINE1369
  • Música original: Josh Anio Grigg

Esta pieza se presentó por primera vez en septiembre de 2020 en el marco del festival My Wild Flag comisariado por Karina Sarkissova y Pontus Pettersson en MDT, Estocolmo

///// 

 

3 de diciembre
Anne Juren a través de Paz Rojo; Anh Vo y Blanca Antonia; María Salgado y Fran MM Cabeza de VacaVarios espacios

Sala de exposiciones y sala de usos infinitos.

Aforo: 25 personas 

 

18:00
ANNE JUREN a través de PAZ ROJO, Fantasmical Anatomy Lesson: The Skin – Desire for a Containing Shell

En sus Fantasmical Anatomy Lessons, Anne Juren moviliza la imaginación en torno al cuerpo y sus límites proponiendo un paisaje textual en el que la coreografía se sitúa dentro del cuerpo de lxs participantes.

Una voz invita a los/as espectadores a viajar por las partes internas y desconocidas de sus cuerpos en una suerte de investigación visceral. Las piezas proponen una lectura que deshace lo que se entiende comúnmente por cuerpo y dónde están sus límites, y estudia cómo la fantasía y los fantasmas –convocados como activadores experienciales individuales y colectivos del goce, la imaginación y el deseo– pueden desestabilizar la lógica propuesta por las disciplinas anatómicas, dando lugar a relaciones y sensaciones inesperadas.

 

Durante este viaje al interior de sus propios cuerpos, los/as participantes se ven inmersxs en diferentes estados que proponen experiencias sensoriales, kinestésicas, mentales, caníbales y cósmicas a través de la voz, la audición, la escritura, la encarnación sensorial, las prácticas corporales y la danza.

De este modo, componen gradualmente un paisaje fantasmagórico y delirante donde pueden tener lugar relaciones y acciones improbables, que alteran los vínculos y límites entre las sensaciones internas y externas. Un ejercicio de desarticulación, de transformación del cuerpo propio en el que mediante una serie de enredos y nudos perceptivos pueden darse otras agencias, otras formulaciones y conexiones posibles para aprehender y percibir el cuerpo no como realidad unitaria o aislada sino puesta en relación con sus distintos procesos, texturas, ritmos..., y con aquello que le rodea.

 

Cada lección de estas Fantasmical Anatomy Lessons está dedicada a una parte del cuerpo diferente, en este caso, The Skin – Desire for a Containing Shell centra en la piel para estudiar sus posibles declinaciones semánticas, simbólicas, materiales. La piel es tomada como una entidad en sí misma, un punto de partida que es a un mismo tiempo límite y abertura del cuerpo, espacio de contacto e inscripción.

En el marco del programa Lo que ya se intuye, la coreógrafa y bailarina Paz Rojo realiza la transmisión de esta lección poniendo cuerpo y voz a las palabras de Anne Juren. El deseo de realizar esta transmisión se sostiene en el conocimiento profundo, desde la práctica, del trabajo de Anne por parte de Paz, así como en un ejercicio mutuo de confianza y compromiso.

Anne Juren es una coreógrafa, bailarina y performer nacida en Grenoble y radicada en Viena. En 2003, cofundó junto con el artista visual Roland Rauschmeier la asociación Wiener Tanz- und Kunstbewegung en Viena. Sus obras coreográficas e investigaciones artísticas se han presentado en teatros internacionales, festivales y diferentes espacios de arte contemporáneo. En su trabajo, Juren trata de ampliar la noción de coreografía al experimentar con la sensualidad y las sensaciones kinestésicas, al involucrar al cuerpo en diferentes estados físicos, sensoriales y mentales, cuestionando los límites entre las esferas privada y pública. Desde 2013 es practicante del método de aprendizaje somático Feldenkrais® y en la actualidad escribe su tesis doctoral en la Universidad de las Artes de Estocolmo, Suecia.

Paz Rojo es coreógrafa y bailarina. Su trabajo está atravesado por preguntas en torno a lo que la danza hace y el marco afectivo, político y estético de la coreografía y sus relaciones con las fuerzas e impulsos del sistema capitalista. Las prácticas, herramientas y conceptos que vertebran su investigación se despliegan en formatos diversos: creaciones escénicas, encuentros, contextos de investigación y comisariados, experimentos coreográficos colectivos, vídeo-ensayos y el libro To Dance in the Age of No-Future. Recientemente, se ha doctorado por la Universidad de las Artes de Estocolmo (Suecia), con la tesis de investigación artística The decline of choreography and its movement: a body’s (path)way.

Créditos

  • The Skin – Desire for a Containing Shell es parte de la investigación Fantasmical Anatomy Lessons (2015-)
  • Coreografía: Anne Juren

Intérprete: Paz Rojo

Concebida en el marco del Institut für Auslandsbeziehungen e. V. (ifa)-Galerie Berlin, en Berlín

19:00
ANH VO y BLANCA ANTONIA, Drunken Butterfly

I'm in heaven
With my boyfriend, my laughing boyfriend (oh)
There's no beginning and there is no end (so deep, baby, just a sweet)
Feels like I'm dreaming, but I'm not sleeping (fantasy)
—Tom Tom Club/Mariah Carey

 

Drunken Butterfly ha sido pensada por Blanca Antonia y Anh Vo, con la complicidad y colaboración de Yaby e Isaac Silber para el contexto de este programa. No es sencillo fijarla en palabras, pues opera en el espacio de la intuición y la prearticulación, entendida como el momento en el que casi se puede captar el gesto o la idea, pero en el que aún nada ha tomado una forma concreta o definitiva. Por eso, tal vez, resulta más preciso aludir y convocar algunos de los materiales que la han informado, como la letra de la canción con la que abrimos este texto.

Desde este lugar de prearticulación, desde donde también se ha formulado Lo que ya se intuye, las prácticas y formas de Drunken Butterfly movilizan la imaginación y el deseo en el encuentro con otros cuerpos, materiales y experiencias.

Anh Vo es un coreógrafo, bailarin, teórico y activista vietnamita. Crea danzas y produce textos sobre pornografía y relaciones queer, sobre la esencia y la forma, sobre la identidad y la abstracción, sobre la historia y su realidad colonial. Blanca Antonia es doctoranda en el departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Nueva York (NYU). Beatriz Ortega Botas y Alberto Vallejo son comisarios de Yaby y editorxs de _AH. Isaac Silber es un artista y diseñador de sonido multiinstrumentista, cuya investigación se centra en las intersecciones del pensamiento negro radical y la producción y performance de música electrónica underground experimental.

Créditos

  • Drunken Butterfly (2020)
  • Duración: 50 min
  • Coreografía: Anh Vo y Blanca Antonia
  • Intérprete: Blanca Antonia
  • Escenografía: Yaby
  • Diseño de sonido: Isaac Silber
  • Música original: Khanh Ly, Hong Nhung, Mariah Carey, Tom Tom Club, Avatar: La Leyenda de Aang, Dai Lam Linh, Kaoma

 

20:00
MARÍA SALGADO y FRAN MM CABEZA DE VACA, Antes de que desaparezca nuestro mundo, escribámoslo.

Antes de que desaparezca nuestro mundo, escribámoslo es una performance que hace de una historia antigua una historia nueva tan solo desplazando unos milímetros el sonido y significado de unas muy pocas palabras, de modo que, por un lado, se vuelvan más genéricas y abiertas y, por otro, sirvan para transferir la experiencia de un desborde cuyo origen y alcance se desconoce. Sobre la voz y lengua grabadas de una mujer mayor que narra su vivencia infantil de una de las mayores tormentas del siglo XX en España tal que un fin del mundo, se construyen voz, lengua y escucha para otro acontecimiento de cambio de mundo: el sucedido en torno a 2011 en infinidad de plazas.

 

Antes de que desaparezca nuestro mundo, escribámoslo era parte y corazón de la obra escénica titulada con una de sus frases, Hacía un ruido, con la que María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca giramos por espacios autogestionados, teatros y salas de conciertos entre mayo de 2014 y mayo de 2016, cuando dejamos de hacerla en España (no así en otros países) por sentir que el contexto le empezaba a adherir una nostalgia que corría el peligro de despolitizarla. Cuatro años después, en un contexto tan reaccionario y distópico como el que estamos viviendo, fuimos a escuchar el audio de la performance (grabado en la otra cara del vinilo que contiene la voz de la mujer mayor expuesto en CA2M) en el marco de una exposición en la que también están Untitled (Body tracks) de Ana Mendieta, El ministerio de sanidad tiene las manos manchadas de sangre de la Radical Gai y LSD, o El nido de Pepe Espaliú, y nos pareció que la pieza ya no se impregna de nostalgia sino que su parte más abstracta se ha vuelto abrir y a decir cosas que nos gustaría de nuevo compartir en vivo.

 

María Salgado (1984) y Fran MM Cabeza de Vaca (1976) trabajan juntos en Madrid desde el año 2012, a partir de una idea de audiotexto como intersección entre la poesía, el lenguaje, el arte sonoro, la música y la performance. María es poeta, performer, docente e investigadora independiente. Fran es compositor, artista sonoro y profesor de música. Juntxs han desarrollado una cantidad significativa de trabajo a través de dos zonas de investigación (Hacía un ruido (2012-2016) y Jinete Último Reino (2017-)), que les ha llevado a mostrar su trabajo en contextos diversos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, CDN Teatro Valle Inclán y Espacio Naranjo (Madrid); Württembergischer Kunstverein (WKV, Stuttgart); El Arsenal (Córdoba) o 16 Beaver (Nueva York).

 

Hacía un ruido enfocó el ciclo de desobediencia política de las revueltas de 2011 y dio lugar a autoediciones de posters y panfletos, un libro publicado por la editorial Contrabando, un álbum lanzado por el sello Ruido Sisterhood, una pieza instrumental para el ensemble Vertixe Sonora, una instalación sonora de dos meses de duración en la Sala de Arte Joven de Madrid, y un recital híbrido que giró por salas y naves en Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla y Nueva York. Jinete Último Reino (2017-), que trabaja alrededor del deseo, la represión normativa, la rebeldía subjetiva y la alegría compartida por las subculturas de la noche, tiene su origen en una pieza instrumental para oboe y dispositivo electrónico interpretada en el año 2013 por el Smash Ensemble y publicada como partitura en la colección Present Tense Pamphlets de la Northwestern University, y hasta el momento ha dado en un audio para la Radio del Reina Sofía (Negro (RSRJ RJRS)) y un audiovideo (Nana de esta pequeña era, pieza audiovisual-textual), además de en dos obras escénicas: Fragmento 3 y Fragmento 2, que han sido estrenadas en Matadero (Madrid, 2017) y el MACBA (Barcelona, 2019) respectivamente. Actualmente se encuentran produciendo el Fragmento 1, que, una vez terminado, se unirá con los otros dos para convertirse en una única pieza escénica.

 

Créditos

  • Antes de que desaparezca nuestro mundo, escribámoslo
  • Duración: 26 min
  • Creación e interpretación: María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
  • Gráfica: ANFIVBIA (Rubén García-Castro y María Salgado)
  • Vídeo: María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
  • Producción: Lorenzo García-Andrade
  • Grabación y edición de audio del vinilo: Kamen Nedev / Acoustic Mirror
  • Voz del vinilo: Celia Pérez Estévez
  • Sonidos en cinta: José Pérez Estévez, María Salgado, Fran MM Cabeza de Vaca, grabaciones de campo entre Moialde y San Pedro (2015), ruido de la instalación Estábamos venía (2015)
  • Agradecemos el cuidado, la apuesta y la mejora que de esta zona de obras llamada Hacía un ruido en su día hicieron tantas personas con las que nos fuimos encontrando: Patricia Esteban, Jara Rocha, Clara Piazuelo, Paco Nevado, Guadalupe Esquinas, Antonio Blázquez, Luis Moreno Caballud, Begoña Santa Cecilia, Jonás Murias, Elia Maqueda, Kamen Nedev, Pepe Olona, Sole Parody, Gabriel Cortiñas, ZEMOS98; Paula Pérez-Rodríguez; Andrés Montes, Casi Baile, Julio Albarrán, María Cabeza de Vaca, Emilio Tomé, Carlos Marquerie, Getsemaní de San Marcos, Óscar Villegas, Roberto Baldinelli, David Benito, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Rubén García Castro, José Pablo Polo, Mar Villaespesa y Francisco Javier Gómez Martínez
Tipo de actividad
Fechas
19 DE NOVIEMBRE, 26 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE 2020
Comisariado
Inscripción
-
Temas
Entradilla

Este programa se desarrolla en paralelo a la muestra Colección XIX: Performance y propone una articulación de presencias a modo de conversación propositiva, de ensayo y estudio. A través de una serie de piezas y encuentros se tratará de convocar texturas, sensibilidades, tonos e intensidades en ese hacerse con otros que ofrece la presencia.

Galería de imágenes
Lo que ya se intuye
Lo que ya se intuye
Serafine
Lo que ya se intuye
¿Es un ciclo?
Desactivado
Duración
3 Sesiones
Entre el museo y la escuela. Aquí trabaja un artista 2014 - 2015
Categoría cabecera

El curso 2014-2015 iniciamos un trabajo de residencias de artistas en centros educativos de enseñanza primaria con el fin de integrar en el recorrido curricular oficial proyectos artísticos que se prolongasen en el tiempo durante un curso escolar. Nos parecía clave pensar la escuela como un espacio de experimentación donde mediante la implementación de metodologías provenientes del arte se pudiese plantear una educación que pensase otras formas de productividad alejadas de aquellas a las que la escuela se ha visto sometida bajo los planes oficiales.

Translating soy sauce: Nuevas recetas ibéricas
Categoría cabecera

Con motivo de la inauguración del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo en 2008, la Comunidad de Madrid produjo el proyecto del artista Kristofer Ardeña, “Translating Soy Sauce. Nuevas recetas ibéricas”, en el que invitaba a las amas de casa de Móstoles, a cocinar utilizando salsa de soja. Como el propio artista enunciaba “La integración se basa en la cultura material: encuentros, relaciones, acciones, comidas, objetos y lenguaje”. Kristoffer Ardeña se dirigía así a la comunidad local, animándola a experimentar con las nuevas costumbres que aportan los extranjeros a la pluralidad de la sociedad española contemporánea.

Hola, soy Galaxia La Perla. Me gusta expresarme a través del baile, el voguing, el runway, el maquillaje y la moda tanto en espacios físicos como digitales.

Trabajo siempre desde una perspectiva activista antirracista y valoro mucho la creación de espacios seguros y comunitarios. Durante los próximos haremos un taller para dibujar el espacio a través del movimiento, transformar nuestro cuerpo, sentir la danza a través del juego. Existen muchas formas de disfrutar del baile y en este taller buscamos experimentar lo que cada unx puede llegar a crear a través de lo más cotidiano y cercano.

Tipo de actividad
Fechas
Martes, de 17:30 a 19:00
Entradilla

Hola, soy Galaxia La Perla. Me gusta expresarme a través del baile, el voguing, el runway, el maquillaje y la moda tanto en espacios físicos como digitales.

Subtítulo
Taller extraescolar
Categoría cabecera
Bailar el barrio
Bailar el barrio 2021
Más información y contacto
¿Es un ciclo?
Desactivado
Duración
90 minutos

El Huerto en la terraza del CA2M cumple ocho años, un tiempo durante el que hemos vivido un proceso intenso en el que han participado muchas personas diferentes que lo han convertido en un punto de encuentro basado en el trabajo común y los conocimientos compartidos.

Desde sus inicios, el Huerto en la terraza se concibió como un espacio que debía ir más allá de una escuela de agricultura ecológica, debía formar comunidad. Este objetivo se ha cumplido y a su alrededor se reúne hoy un núcleo fuerte de gente que lleva acumulados muchos años de aprendizaje, disfrute y convivencia basada en la práctica de agroecología y la permacultura, la recuperación de los saberes tradicionales del mundo campesino y la reflexión sobre los retos de la sostenibilidad.

Hoy la comunidad del Huerto en la terraza del CA2M tiene el reto de abrirse a gente nueva sin perder el impulso de investigación y experimentación que motiva a los que ya están. Por eso este curso daremos una oportunidad a quienes tengan interés por iniciarse en la agroecología y la permacultura, en sus niveles más básicos, sin dejar de lado las necesidades y los ritmos de aprendizaje de quienes han sido protagonistas desde el principio y demandan talleres más específicos con contenidos muy avanzados. Para ello, durante la primera parte del curso, trabajaremos en dos horarios en viernes alternos, para dar posibilidades a aquellas personas que por circunstancias laborales o personales no podían acudir en el horario convencional. 

En colaboración con el Instituto de Transición Rompe el Círculo.

BLOQUE III: EL HUERTO ECOLÓGICO EN TERRAZA

30 ABRIL | 

Trabajos del huerto en primavera 11:00h
Sesión de trabajo en el huerto con las tareas típicas de este momento: limpieza de cultivos, plantación estacional, recolección de semillas…

Planificación y asociaciones beneficiosas 17:00hAdemás de prevenir ante posibles ataques de insectos u otros animalillos, una buena planificación es fundamental para mantener el equilibrio y la salud del huerto. Planifica la plantación de primavera con nosotros.

7 MAYO | 

Cultivo en contenedores 11:00h
Os enseñamos a hacer un huerto en macetas de autorriego para poder montar vuestro propio huerto en la terraza. 

Preparación de extractos de plantas 17:00h
Os enseñamos los preparados básicos para tener en el huerto sano y hacer frente a posibles enfermedades de nuestros cultivos.

14 MAYO | 

Trabajos del huerto en primavera II 11:00h
Sesión de trabajo en el huerto con las tareas típicas de este momento: limpieza de cultivos, plantación estacional, recolección de semillas...

Preparación de compost 17:00h
Aprenderemos a hacer nuestro propio compost y sus diferentes utilidades y beneficios.

21 MAYO | 

El cultivo de plantas perennes 11:00h
Un huerto sano y equilibrado sabe combinar plantas anuales con otras perennes que nos ayudarán a mantener verde y a obtener comida durante todo el año. Aprende a integrar y mantener frutos rojos y otras plantas arbustivas.

Control biológico de plagas 17:00h
La naturaleza tiene sus propios sistemas para mantener el equilibrio entre especies. Aprende a emularlo para mantener tu huerto sano.

28 MAYO | 

Trabajos del huerto en primavera III 11:00h
Sesión de trabajo en el huerto con las tareas típicas de este momento: limpieza de cultivos, plantación estacional, recolección de semillas…

Control biológico de plagas 17:00h
La naturaleza tiene sus propios sistemas para mantener el equilibrio entre especies. Aprende a emularlo para mantener tu huerto sano.

El riego en nuestro huerto 17:00h
Aprende a crear sistemas de riego eficiente y beneficioso para nuestro ecosistema hortícola.​

 

BLOQUE IV: TALLERES DE ALIMENTACIÓN SANA Y SOSTENIBLE

11:00h en la SUI (PLANTA BAJA)

4 JUNIOEcología y alimentación 11:00h

Nuestro modelo de alimentación puede influir muy negativamente en nuestro planeta y nuestra salud. ¿Cómo podemos cuidar nuestros ecosistemas a través de la alimentación? Además de esta parte teórica, aprenderemos a hacer germinados.

11 JUNIO | Alimentación y salud 11:00h

Obesidad, diabetes, afecciones cardiovasculares están muy ligadas a nuestro modelo alimentario y nuestro sedentarismo. ¿Cómo realizar un cambio hacia una alimentación de calidad sin desistir a las pocas semanas? Además, aprenderemos a preparar alimentos fermentados.

18 JUNIO | Batch cooking: pros y contras 11:00h

El Batch Cooking se está poniendo muy de moda como una solución para comer saludable sin pasar largas horas en la cocina, pero ¿es tan bueno como nos pensamos?

25 JUNIO | Ideas para comer fuera de casa. 11:00h (Este taller se realizará en el Soto)

Nuestra forma de vida actual nos obliga a muchos de nosotros a comer fuera de casa, pero ¿cómo podemos hacer para no tener que recurrir a comida basura, precocinada o con escaso valor nutricional? Este taller lo haremos en el Soto y traeremos nuestros propias recetas listas para compartir. 

 

En colaboración con el Instituto de Transición Rompe el Círculo.

Todas las actividades del CA2m son gratuitas.

 

DESCARGA LA PROGRAMACIÓN ANTERIOR AQUÍ

Tipo de actividad
Fechas
Hasta el 25 de junio
Temas
Acceso notas adicionales

AFORO: 20 PERSONAS

Entradilla

El Huerto en la terraza del CA2M cumple ocho años, un tiempo durante el que hemos vivido un proceso intenso en el que han participado muchas personas diferentes que lo han convertido en un punto de encuentro basado en el trabajo común y los conocimientos compartidos. Hoy la comunidad del Huerto en la terraza del CA2M tiene el reto de abrirse a gente nueva sin perder el impulso de investigación y experimentación que motiva a los que ya están.

Categoría cabecera
huerto en la terraza
Taller de huerto en la terraza 2021
Más información y contacto
Pie media

Fotografía: Sue Ponce.

¿Es un ciclo?
Desactivado
Duración
Todos los viernes. 11.00 - 13.00 horas

Un fanzine al día es un espacio de consulta permanente dedicado a la adquisición, difusión y conservación de publicaciones de difícil clasificación y pequeña tirada. La edición se ha sumado al auge de la autogestión y la autoproducción, posibilitando, gracias al acceso a medios de bajo coste, realizar publicaciones donde generar espacios de difusión y reflexión independiente. Por ello, en la biblioteca nos interesa seguirles dedicando un espacio en alternancia con los itinerarios para dar cabida a una muestra de nuevas publicaciones independientes.

Desde el fanzine al libro de artista estas publicaciones, que toman muchas veces formas extrañas o experimentales, son papeles que despliegan un campo de reflexión para la producción cultural actual. Así mismo, el fanzine es un lugar donde prima ante todo el hacer como un acto de libertad dónde poder encontrar la voz propia o colectiva creando y compartiendo otros relatos fuera de lo hegemónico. De este modo, este espacio también quiere plantearse como un recurso para generar pensamiento en torno a las publicaciones y la biblioteca, así como un posible lugar para encuentros y presentaciones en torno a la autoedición.

Consultar catálogo de Otras publicaciones

Tipo de actividad
Fechas
Espacio de consulta permanente
Temas
Entradilla

Un fanzine al día es un espacio de consulta permanente dedicado a la adquisición, difusión y conservación de publicaciones de difícil clasificación y pequeña tirada. La edición se ha sumado al auge de la autogestión y la autoproducción, posibilitando, gracias al acceso a medios de bajo coste, realizar publicaciones donde generar espacios de difusión y reflexión independiente.

Categoría cabecera
Un fanzine al día
UN FANZINE AL DÍA
Más información y contacto
¿Es un ciclo?
Desactivado

Formularios de inscripción:

Mover el fuego (23 de octubre)
Las cosas te dirán quién eres si las escuchas (6 de noviembre)
_ Volver al fondo (20 noviembre)

Nos hemos quedado al descubierto: sin el sentido del tiempo ni la certeza del tacto. Nuestras realidades se han sacudido fracturando nuestro sentido de la orientación. Queremos aprovechar esta oscilación para preguntarle sobre el arte a la incertidumbre, a lo desconocido e imprevisible, pero también a lo que lleva mucho tiempo inscribiéndose en el paisaje.

Lo haremos viajando en autobús, pasando el tiempo juntas, desbordando los límites del museo, movilizando nuestra imaginación hacia nuevos espacios, pensando otras formas de acompañarnos, dejándonos emocionar de nuevo, acompasándonos en la charla y la escucha. Os proponemos rozar los límites de la Comunidad de Madrid para ver el museo desde lejos visitando lugares generadores de entornos que dan pie a imaginar de forma particular.

El CA2M desarrolla una línea de actividades de formación en arte y pensamiento contemporáneos enmarcadas dentro de la tradición de las universidades populares. En estos cursos se abordan algunos de los planteamientos fundamentales para entender e interpretar el arte actual. Se estructuran en dos partes: una primera que consiste en la exposición de un tema por un ponente invitado y una segunda en la que se abre el debate para que los asistentes tomen la palabra. Esta estructura puede cambiar hacia formatos más experimentales según el invitado de cada sesión. Para esta edición realizaremos tres viajes en autobús de la mano de artistas, investigadoras y comisarias de arte a lugares vinculados a ellas y sus prácticas artísticas.

 

SESIONES

23 OCTUBRE. 18:00h - 20:00h. Mover el fuego. Sesión por Zoom con José Luis Giménez + Cuqui Jerez + Maral Kekejian 

Hemos invitado a José Luis, Cuqui y Maral a que nos cuenten su experiencia como equipo de creación de los fuegos artificiales de Veranos de la Villa entre 2016 y 2019. Para ello nos traerán a la sesión la fábrica pirotécnica Vulcano que es la empresa familiar regida por José Luis Giménez. Él ha sido el maestro pirotécnico en la aventura de estos años, Cuqui Jerez, artista escénica, será quien nos explicará su experiencia de crear la parte más coreográfica de los fuegos y Maral Kekejian, programadora y gestora cultural, explicará cómo se creó la idea y la situación de los fuegos para el Festival.  

Un trabajo en equipo que pretendía crear un espectáculo de carácter contemplativo, el cual ponía en diálogo el tiempo y el espacio, la forma y la materia desde una idea de celebrar la ciudad, su cielo, sus parques ... y el arte de estar juntos. 

José Luis Giménez es pirotécnico en Pirotecnia Vulcano. Cuqui Jerez es artista escénica. Maral Kekejian es programadora.

Unos días antes os compartiremos las lecturas previas que Marta van Tartwijk ha preparado para esta sesión.

 

6 NOVIEMBRE. Las cosas te dirán quién eres si las escuchas. Viaje con Raquel G. Ibáñez

Contamos nuestros sueños por una necesidad oscura: para hacerlos más reales, viviendo con alguien diferente la singularidad que les pertenece y queparecería no destinarlos más que a uno solo. Maurice Blanchot.

En 2017 la revista Peerj publicaba una investigación encabezada por el físico Gabriel Mindlin, donde se analizaba la actividad neuronal del Diamante cebra (Taeniopygia guttata) durante el día y la noche y cómo esta se relacionaban con su canto. El estudio, entre otras cosas, pudo determinar que, estos pájaros, en sus sueños realizan melodías muy diferentes de las que ejecutan de manera repetitiva -como patrones sonoros- cuando están despiertos. 

En las múltiples entrevistas que Midlin ofreció con motivo de los Diamante cebra, subrayaba cierta radicalidad en el hecho de que estos pájaros tuvieran un mecanismo durante el sueño que les incitase a hacer cosas que no se permite durante el día: como si las pequeñas aves se liberasen a la puesta de sol del tipo de canto aprendido y heredado que realizan despiertos. Como si hubieran dos pájaros. Como si la noche llegase y con ella se abriera un amplio abanico de entonaciones. 

Es imposible transcribir esos sonidos a través de un teclado. Biiibiiip / bipiiiiiiririiiipipi - bi. Es inútil. Existen aunque el lenguaje fracase estrepitosamente en el intento.  El 6 de noviembre es poco probable que veamos Taeniopygia guttata despierto, aunque sí intentaremos habitar esos lugares difíciles de explicar como los cantos de los pájaros. Esta excursión a Robledo de Chavela es una excusa para compartir las obsesiones e inquietudes artísticas de Raquel G. Ibáñez que, durante la jornada, se centrará en la exploración de la experiencia onírica y en cierta búsqueda de un imposible. Por ello, la duración de esta actividad se dilata y supera el umbral del ocaso.

Raquel G. Ibañez es artista y curadora. 

 

20 NOVIEMBRE. 18:30h - 20:00h. Volver al fondo. Viaje sonoro con Sofía Montenegro. Sesión por Zoom y recorrido sonoro. A las 18:00h compartiremos las lecturas que Marta van Tartwijk ha preparado para la sesión y a las 18.30h dará comienzo la sesión con Sofía Montenegro.

Mirando el lago, hablamos de flotar y cómo charlar y ser escuchados desde la orilla, hasta que mi tío se bajó de la barquita que estábamos mirando. Aquel encuentro cerró la última escena de lo que sería El Fondo con Delfín. El comienzo, un viaje en teleférico y el durante, diversos acontecimientos entrelazados entre sí. Uno de ellos, el cuerpo del delfín marino que apareció hace unos años en el corazón del parque; un delfín que aún nadie sabe cómo llegó hasta ahí.

A través del audio de Sofía desdibujaremos aquel encuentro y nos adentraremos de nuevo en el paisaje. Nos dejaremos llevar por el sonido, la conversación y los hallazgos de otoño.

Recorrido sonoro por Casa de Campo (el recorrido se hará por cuenta propia a través del audio y las indicaciones de la artista) el audio estará disponible a partir del 13 de noviembre. El 20 de noviembre haremos un encuentro vía zoom con Sofía Montenegro para que nos cuente el proyecto y compartamos nuestra experiencia sonora por Casa de Campo.

Unos días antes os compartiremos las lecturas previas que Marta van Tartwijk ha preparado para esta sesión y Marta leerá las lecturas 30 minutos antes de la sesión a través de Zoom.

(Fondo con Delfin existió gracias al Bosque Real 2019)

Sofía Montenegro (Madrid, 1988) vive en Barcelona. Como artista, trabaja con imagen, sonido, texto y prácticas performáticas.

 

RECURSOS

– MAPA

 

PROYECTO INTEMPERIE ***
 

Dirigido a cualquier persona interesada en el arte actual. No es necesario ningún conocimiento previo.

Tipo de actividad
Fechas
23 de octubre, 6 y 20 de noviembre
Entradilla

Nos hemos quedado al descubierto: sin el sentido del tiempo ni la certeza del tacto. Nuestras realidades se han sacudido fracturando nuestro sentido de la orientación. Queremos aprovechar esta oscilación para preguntarle sobre el arte a la incertidumbre, a lo desconocido e imprevisible, pero también a lo que lleva mucho tiempo inscribiéndose en el paisaje. Os proponemos rozar los límites de la Comunidad de Madrid para ver el museo desde lejos visitando lugares generadores de entornos que dan pie a imaginar de forma particular.

Subtítulo
Universidad Popular
Categoría cabecera
The Hirayama Fireworks
Ejercicios de desorientación. Tres viajes a lugares extraordinarios
Más información y contacto
¿Es un ciclo?
Desactivado
Duración
Tres sesiones
Soundcloud con descripción
Volver al fondo. Sofía Montenegro.
Audiovisuales con descripción
Las cosas te dirán quién eres si las escuchas- Viaje con Raquel G. Ibáñez.
MOVER EL FUEGO- Con José Luis Giménez + Cuqui Jerez + Maral Kekejian

Si dentro de unos miles de años una prospección arqueológica investiga lo que en el 2020 eran los límites de la ciudad de Móstoles, encontrarían allá donde estaba la Residencia Infantil, trozos de cerámica que al unirse crearían piezas con formas poco funcionales. Los expertos tratarían de averiguar a qué responden, ya que no son objetos utilitarios ni decorativos. Las formas sugieren otras prácticas más misteriosas que evocan rituales y costumbres de los habitantes que por allí pasaron.

Durante este curso, junto con los habitantes de la residencia, realizaremos montones de apéndices extensibles, efímeros, de quita y pon, permanentes, huellas, restos para el futuro, sonidos que llenarán el espacio y que al rato se convertirán en ecos y después en recuerdos. Crearemos un conjunto de piezas escultóricas, híbridas entre instrumentos musicales y máscaras, apliques monstruosos que serán la memoria de experiencias que tuvieron lugar en esa casa durante estos meses.

Queremos inventar nuestra propia biografía, quiénes queremos ser juntos y cómo queremos que nos recuerden.

Todas las actividades del CA2M son gratuitas. 

Fechas
Todo el curso escolar
Entradilla

Si dentro de unos miles de años una prospección arqueológica investiga lo que en el 2020 eran los límites de la ciudad de Móstoles, encontrarían allá donde estaba la Residencia Infantil, trozos de cerámica que al unirse crearían piezas con formas poco funcionales

Subtítulo
COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA INFANTIL DE MÓSTOLES
Eventos
Categoría cabecera
Casa Blanda
CASA BLANDA
Tipo Pensamiento / Comunidad
Ocultar imagen principal
Desactivado
Duración
1 sesión
¿Es un ciclo?
Desactivado